专栏名称: 酋长漫谈
复旦大学哲学博士陈果,思考与分享关于人生、人心、幸福等哲学观点与讲座片段。
51好读  ›  专栏  ›  酋长漫谈

我思·读书|林泉之心及艺术清谈

酋长漫谈  · 公众号  ·  · 2017-06-16 09:24

正文

一、谈论《林泉高致》的缘起

最近逛书城,偶然间发现一本有趣的书,《林泉高致》,是中华书局生活经典中的一本。碰巧我的朋友略微了解绘画,对此书也感兴趣,于是就地成立一个读书小组,两个人就此书边读边谈谈感受。

本书开篇就说中国书画同源,两者都是象形的,都是模仿事物之“形”而来,难怪在中国“字画”二字常常连用,彼此相通,它们原不是两样东西,却是同出对天地万物形态的把握与描摹。书中引用了不少古代典籍的考证与记载,很有意思。

本书的作者是郭思,此书主要是总结归纳其父郭熙在绘画艺术上的感悟心得。郭熙善画山水,被誉为整个北宋传统画派的最后一位大师,之后出现了由苏轼发起的文人画风潮。苏轼崇尚道家风骨和禅学精神,这两种追求物我两忘、冲融飘渺的精神气质于是也就融入了由他发起的文人画风潮中。文人画派与北宋传统画派相比,前者重神态而轻形象,后者重神态亦重形象;前者认为意境最重要,技法其次,后者则注重意境与技法并驾齐驱;前者偏重于作画者的精神表达,后者也看重观画者的审美感受,比如书中多次谈到郭熙认为好的山水画往往引人入胜,“观者如涉”,也就是观画者不知不觉间会身临其境、移情画中,产生在此景此境间隐逸栖居的情致向往。

一方面,郭熙这一份对观画者的关怀并不是毫无来由,作为当时最受欢迎的“宫廷画师”,他的荣誉和使命都来自于皇帝对其画艺的欣赏与认可,他在谋篇布局其山水画的过程中,自然要格外顾及皇帝的审美情趣以及观画时的内在感受。另一方面,相比于文人画的随性放达、率性而为,以郭熙为代表的北宋传统画派所体现出的对绘画审美郑重其事、虔心恭敬的态度,在画技上不断精益求精的自我提升,对每一个作品都尽心尽力、善始善终,正是当下因为极为缺乏所以极具价值的“工匠精神”。


二、艺术家的长成

中国人欣赏“随性”,赞赏“随性随心”之下的“无意之作”,总觉得这“无意”洋溢着一股子才气、灵气和神气,只有“无意”才是神来之笔的证明,只有“无意”才出鬼斧神工的杰作;我们总觉得一个人需要勤勉谦恭、踏踏实实、孜孜以求才能完成一件事,虽值得敬重,却总透着那么点笨拙迟钝、天赋不济、悟性不足,多少是有点瞧不上的。换言之,中国人崇拜天才,而我们觉得天才之所以是天才,造化之功而非人力所致,所以天才是无需勤勉努力的,勤勉努力的就不是天才。事实上,天才大多确实不需要很努力就超出常人,但天才一旦还很刻苦很用功,这就真的天下无敌了。很多天才,他其实很努力,只是他们的努力我们看不见,或者他用一种不同于我们普通人的方式努力着,因为我们看不懂他们的努力,所以我们总以为他们是不努力的,吃吃天资的“老本”就可以雄踞天下。也不知道是我们头脑太简单,还是我们在为自己的不努力找借口,我们居然一直这么认为,我们居然相信这就是事实。就像长久以来,我们中国人总是很崇拜“顿悟”,仿佛“顿悟”从无到有、浑然天成,其实“顿悟”都从“渐悟”来,是长期“渐悟”沉淀积累的“量变”所带来的那一刻爆炸性的“质变”。我们这些俗人往往简单粗暴只看结果,当然就对之前整个细微漫长的过程视而不见咯。

回到绘画艺术,所谓的“随心”其实都是基于日久年深的“用心”,当这一份“用心”逐渐地养成,习惯成自然,深入画家的骨髓,“用心”便成了他的天性,这时当然就不必强调“用心”了,因为当“用心”是他的天性,他再怎么“随心”都是用心的。所以,我觉得一个伟大的画家(也包括思想家、各种“家”……)都必须经历“无心——>用心——>随心”这么一个成长过程,不存在“不用心的随心”,即使有,那也只是一时运气,昙花一现,随即湮灭,没什么可得意的。

山水画的精神,源于自古中国人骨子里的那一种崇尚自然的道家精神。道家主张“无为”,而我们很多人总以为“无为”就是“不作为”。我觉得不是这样的,道家的无为不是“不作为”,而是“不做刻意之为”,或者说要顺势而为。换言之,无为不是对一棵树不管不顾,不加修剪,任其杂草丛生、盘根错节,无为指的是要顺着这棵树的长势来加以修剪,如果这棵树是向东的,你不要刻意把它强行拨乱反正成向西,你可以顺着它向东的这个趋势来予以修剪塑造。说到底,还是说要道法自然。

道家尤其是庄子,逍遥自在,率性而为,他的思想对中国传统的艺术家和思想家影响深远。“率性而为”也成了中国人的一种自由观。但我觉得日常生活当中人们对这四个字也有一些误解,人们常常以为率性而为,就是任性妄为。那不是率性,率性不等于任性

率性,指的是你顺着自己的天性本心、根据自己的内在属性,也就是说你对自己的天性本心或内在属性已经先有了一种了解,然后“率性而为”指的是你根据你对自己的了解,追随自己所认识到的自己的属性去行动、去生活。而“任性妄为”是指你对自己的本性没有很深的了解,因为这种无知,你处在一种骄纵放肆的自我迷失状态。率性基于一定的自知,它是一个很高级的境界,某种程度上可以说是一种理性的状态;但任性恰恰基于无知,它是一种情绪化的放纵。率性是有方向的,任性是无序的。它们两个看似在表象上是一致的,但在本质上是截然相反的。


三、“艺术具有招魂作用”

观画,分两种,有一种是纯观赏性:那就是你觉得这画很美,具有可看性;另一种则是置身其中,情境交融——这画对你而言不仅仅是一个供你赏玩的外物,而是它唤醒了你的内心,使你与它产生了一种精神上的对接。观画时,你不再是画外之人,而是不知不觉人在画中,仿佛你能感受到这画中山林的幽静,山泉的响声,烟雾的飘渺,行人的脚步声……这是郭熙所说的激发观画者的“林泉之心”——这是发生在艺术品观赏中的一种深度交流,是艺术品对人的招魂。

庄子书中用了很多动植物拟人的比喻和象征,其实就是人情与物性对接的一种“通感”,让人对原本格格不入的事物能感同身受。这一点不由得联想起美国电影《阿凡达》,外星生物用它们的尾巴接起来,灵魂就相通了。有“神游”传统的道家有这种“通感”挺正常的,但西方这种感悟是从哪里来的,它的思想起源是什么?我觉得可能是来自基督教吧,上帝用他的形象造了所有的生命,所有的生命都共有上帝的精神,于是这个共同的部分使得自然万物可以灵魂相通,想到米开朗基罗的名画《创世纪》:就是上帝耶和华与亚当之间以手指的对接来象征灵魂的相通。


四、中西绘画略谈

绘画分两种:第一种是模仿,追求逼真精确;第二种是创造,自我情感信仰的投射与释放。

西方也有描绘山水的风景画,但他们很长时间内属于第一种画风,他们注重形态上的写实性,就是要画得像,其中能像照片般精准反映真实者便是上品;中国山水画则很早就开始追求第二种,即讲究以物境来烘托情境与意境,所以事物的形象相对画家想要传达的精神意向显得相对次要。我觉得两种绘画系统的侧重点不同,西方人注重形似,东方人注重传神。虽然中国传统绘画,作为一种技艺,也有很多方法论上的东西,来自画家长年累月的观察尝试,然后总结提炼。比如郭熙著名的“三远说”理论——高远、深远和平远,或者“远山无皴,远水无波,远人无目”的绘画规律,再如中国山水画里面,要体现一块石头的质感,它会用皴法磨出来,看上去就成一块厚重有分量的石头等等。但总体而言,中国山水画是寄情于山水,以山水传情达意,情意才是重点。

我觉得西方绘画,大多是肖像画,哪怕风景画,也是对风景的肖像画。肖像画么,就是重在刻画形象。它强调的是对事物的形态、样貌做一个如实的描述。而东方画师更像是“心灵画手”,注重的是事物神态、气质、风骨的呈现。一个注重外在的描述,一个注重内在的挖掘。

西方绘画很长一段时间里面都是人物肖像画占据主流的,甚至到了十八、十九世纪法国的风景画起来的时候,人物肖像画也没有让位的意思,同时并存,人物肖像画直到今天,一直没有衰落。所以在西方绘画中,人物一般总是中心对象,景物是人物的衬托。中国山水画里面,人物却是一个点缀物,有的时候可能人物都没有出现,就算有,也是整个画面中一个一个很小的点,人物总在天地间。据说,西方绘画初入中国,郎世宁曾给清朝的皇帝看西方画,皇帝无动于衷,说西方画虽然画得很像,但东方画得更有意境。在皇帝眼里,他更倾向于东方的精神绘画。我总有一种感觉,西方人的绘画是科学,而东方人的绘画是诗歌。科学强调精确性与清晰性,可量化、可分析、可检验,甚至可分解。

法国印象派刚起来的时候,也有科学的投射。据说印象派先驱英国的透纳,他跑到意大利逛了一圈,看到了意大利海上的船在海面漂漂荡荡,阳光闪闪,波光粼粼,海面上的光线飘忽梦幻,然后他突然有灵感了——就画那种瞬间的印象,把这种印象用绘画加以定格。他曾经用三菱镜来分解出太阳光的各种颜色,很有科学精神。西方开始将主观情感和精神投射入画,是到后印象派,它从写实到非写实,再到后来的抽象画,过渡到人的精神,视野从向外慢慢转向内在,走上了自我心灵的探索之路。

我们赞叹梵高画中的那种体现主观意识的、主观情感的所谓“现代性”,其实在比郭熙更久远年代的中国绘画当中就有了。所以你会发现,我们所说的西方绘画的现代性,倒像是对中国古代的一种复古。就像当代抽象画艺术家波洛克,用复杂的线条和颜色来表现他的精神世界,而不太注重“形”的刻画,这与中国北宋时兴起的文人画潮似乎有某种暗合之处。

 其实,说中国的绘画是诗歌,古已有之。“诗是无形画,画是有形诗”,苏轼就曾评价王维的诗与画“诗中有画,画中有诗”。王维有诗“行至水穷处,坐看云起时”就充满画面感,多么诗画一体!所以,古来在山水画上挥毫题诗还真不是什么附庸风雅之举,或许古人早已洞察,唯有诗能解读画,诗歌才是绘画的知己。

五、杂趣

◆郭熙有些观点真的挺有意思的,他说什么叫石头?他把“天地”拟人,而石头就是天地的骨头。什么是水?水就是天地的血液。郭熙以天地拟人,说明天地对他来说不是冷冰冰的死物,而是热气腾腾的生命,由此可见他对山水饱含深情。他画的不仅仅是山水的形态,他是带着感情画山水,画出的山水也格外有情。书里有句话很动人,只有把山水当成有生命的东西,才能画出山水的生命。

◆另外,写这本书的郭思,也是一个很有才情的人,也擅长绘画,但他没有子承父业继续担任皇帝的御用画师,而是当了行政官员。古代的宫廷画师,难脱以技艺取悦于他人的娱人色彩,社会地位纵使高,到底还是不受人尊敬,所以郭思写这本书的初衷,也是在某种程度上为父亲正名,表明其父郭熙不但有画艺,而且很有思想。就如本书一开始提到的,郭熙深谙道家之学,也是一个具有良好修养、独到见地的艺术家。

◆艺术、哲学跟现实是怎样的一种关系,是一个很有意思的话题。现实属于此岸世界,哲学、宗教、艺术属于彼岸世界。有时候,此岸世界的光明会照亮彼岸世界,两岸之间交相辉映、互补互成。但此岸世界跟彼岸世界并不一定息息相关。尤其你会发现一个很神奇的现象,此岸世界越混乱,越压抑的时候,往往彼岸世界倒有一些无与伦比的光彩和荣耀。战国的混乱、魏晋的黑暗,此岸世界正处乱世、处境艰难,或许正是这种黑暗,把人们驱赶去了彼岸世界,人们纷纷从现实生活抽离,躲进自己精神世界;此岸卑污昏暗,于是他们去彼岸世界寻找光明。

(完)